lunes, 29 de diciembre de 2008

4 ENERO 2009

FELIZ AÑO NUEVO!

La Felicidad depende de como te tomes lo que te va pasando, asi que ánimo, la música nos ayuda a pasarlo mejor. Por suerte tenemos música para rato.

El mes de enero, lo dedicaremos a revisar esos temas que, por su longitud, no pueden ser puestos en la radio cotidianamente.
Comenzaremos con el tema "antiradial" por excelencia: "THICK AS A BRICK".
¿Cuántas radios pueden darse el lujo de emitir un tema que dura 45 minutos?
Bueno, eso es lo que escucharemos esta semana.

Publicado en 1972 por JETHRO TULL, "Thick As A Brick" aparece de hecho en muchas listas de "los mejores 10 discos progresivos de la historia" y fue, por años, el álbum favorito en los rankings de estudiantes universitarios británicos.

La historia esa larga:
Luego de que los Beatles publicaran "Sgt. Pepper", en 1967, comenzó la "onda" de publicar "discos conceptuales", esto es, un disco en que las canciones tenían una relación temática entre si.
Quienes más se entusiasman con esto son algunos grupos británicos cuyos integrantes tenían formación en música docta, o, al menos, se movían en el ámbito del arte gráfico; surge así el rock progresivo. Grupos como King Crimson editan en 1969 "En la Corte del Rey Carmesí: Una observacion realizada por King Crimson", tras ese nombre encontramos un álbum elaboradísimo, claramente experimental y lejano al pop. De allí en adelante todo grupo que se precie "debía" hacer un álbum conceptual.
En 1971 Jethro Tull publica "Aqualung", el que incluye en el "lado B", varios temas relacionados a la religión. Los críticos asumen que es un álbum conceptual, aunque Ian Anderson (lider del grupo) lo niega. Sin embargo, tanto insiste la crítica, que Anderson decide "hacer el album conceptual definitivo". Genera así un largo poema, el que luego musicaliza, de modo que ocupe ambas caras de un vinilo (cada lado del vinilo puede contener alrededor de 20 minutos); se genera así el tema mas largo de la historia: 22:39 + 21:05 minutos, con un breve corte solo para poder dar vuelta el disco.

Para hacer las cosas mas complicadas, Anderson inventa a "Gerald Bostok" (un niño de 8 años), y le adjudica la autoría del poema que da origen al disco. Supuestamente Gerald había ganado un concurso de poesía infantil, pero a última hora el jurado lo descalifica por considerar que el poema no es infantil (de hecho no lo es). Como una forma de respaldo al niño descalificado, Jethro Tull, habría musicalizado el poema y lo editaría como un Long Play.
De todo esto, uno se informa en la carátula del disco que tiene la forma y el tamaño de un diario; el L.P. sale de dentro de la última página del diario. En un texto a columnas y con fotos de Gerald y familia, se describe el problema del chico, así cómo fue que Jethro Tull decidió grabar el disco y el cómo lo hizo. Se incluye tambien el poema completo (la letra de la canción) y una reseña crítica que describe a Jethro Tull y al disco concreto.

Los integrantes del grupo son:
Ian Anderson: Canto, flauta, guitarra acoustica, violin, saxofon, trompeta.
Martin Barre: guitarra eléctrica, laúd.
Barriemore Barlow: batería y percusion.
Jeffrey Hammond-Hammond: bajo
John Evan: organo, piano, clavecín.
ademas de David Palmer: músico invitado, para arreglos de cuerdas.

1. Thick As A Brick - Part 1 (22:39)
El tema se inicia con una guitarra acústica y el canto de Anderson "No me interesa si esto no les gusta, mi voz es un sususrro, pero debiera ser un GRITO, les puedo hacer sentir, pero no puedo hacerles pensar", de allí en adelante se desarrolla una irónica exaltación a ser uno mismo, con ironías respecto del poder y la sumisión (en el contexto de la referida autonomía). El grupo entra pronto y acompaña magistralmente a Anderson en una melodía grata y ágil, que contrasta con la dureza de la letra, se nota la comodidad mutua de los miembros de esta formación del grupo.
Un golpe de bajo da paso a una segunda parte mas rápida y enérgica en 5/4 con mas ironía, se incluye aquí un buen solo de guitarra y otro de flauta.
Una tercera parte alude al aporte social de los "artistas" (o los seres sensibles) y nos trae otro solo de guitarra, que justifica la presencia de Martin Barre en el grupo.
Un nuevo corte nos lleva a la sección mas característica, en que una flauta juguetea y salta de canal en canal con una melodía alegre, mientras Anderson ironiza respecto del poder ("Vengo desde lo mas alto a enderezar tus caminos podridos").
Una vez mas un corte nos lleva a otra melodía, esta vez mas dura, aunque también rápida, que se burla de los "superheroes", para disolverse en una secuencia de golpes que se pierden en la lejanía, llevándonos a cerrar el "lado uno" del vinilo y permitirnos dar vuelta el disco.

2. Thick As A Brick - Part 2 (21:05)
El "lado B" del disco, se habre con una sección de musica entrecortada, casi efectos de sonido, con esporádicas vocalizaciones, casi perdidas en medio de los sonidos. Esto da paso a una melodía que, una vez mas, surge de la guitarra acústica de Anderson; sobre eso, él canta una melodía simple, a la que, a poco, se suma el grupo con fuertes golpes de bajo y batería. Luego, el tema evoluciona hacia una marcha lenta, con efectos de sonido que hacen que la voz resulte oscilante. Esto se ve interrumpido por una veloz melodía, primero cantada y luego con mucho de flauta que se desarroll alargamente y cuando esto ha logrado entusiasmarnos, una busca disminución de ritmo y tono (otro efecto) nos lleva de regreso al tema final del "lado A" y otro salto nos retrotrae al tema inicial, permitiendo que Anderson cierre esta magistral obra de rock.
Escuchar este programa:

lunes, 22 de diciembre de 2008

28 DICIEMBRE 2008

Para terminar el mes (y el año) completamos esta revisión de los discos en vivo considerados los mejores por la crítica especializada, con "LIVE SCENES FROM NEW YORK" de DREAM THEATER.

Este es un álbum triple (3 CD's con más de tres horas de música), editado en 2001, en la gira de "Metropolis II", razón por lo que incluye prácticamente la totalidad de "Scenes from a Memory" (el otro nombre de ese álbum), además de algunos de los clásicos del grupo.
La formación era (y aún es):
- James LaBrie / canto
- John Myung / bajo
- John Petrucci / guitarra y canto
- Mike Portnoy / batería, percusión y canto
- Jordan Rudess / teclados
que es la formación que ha resultado la más estable (y más valorada por la crítica).

Resulta imposible captar la grandiosidad de un álbum así, en un recuento de una hora; pero podemos disfrutar de algunos de los mejores momentos de él. Igual, se recomienda escuchar los tres discos con detención. El nivel de virtuosismo de Portnoy y Petrucci queda en evidencia, así como las razones para haber incluido a Rudess, luego de la experiencia con "Liquid Tension", eso mas el que haya pocas ocaciones para que Labrie cante muy "glam", hacen de este disco una verdadera joya.

LEARNING TO LIVE 14:00
Original de "Image & Words" (1992), este tema se abre con una hermosa introducción en teclado y solamente luego de un par de minutos, nos encontramos con la voz de Labrie.
Luego de un trozo mas o menos tranquilo, el tema evoluciona hacia una atmósfera mas oscura siempre con el liderazgo del teclado. Hacia la mitad, el tema de suaviza y la voz de Labrie simplemente lleva una línea melódica. Luego de una detención, Rudess retoma la iniciativa y el grupo desarrolla el tema a travéz de variaciones rítmicas y melódicas. Finalmente vuelve Labrie, cantando el final de la canción y dando paso a un cierre instrumental notable.

METROPOLIS Part 1 10:37
También de "Images & Words", este clásico de "Dream Theater" se abre con un sonido de cascabeles que lo hace facilmente reconocible por el público. La introducción llena de variaciones lleva a la melodía cantada, la que tiene tambien diversas partes. Petrucci irrumpe detras de la voz, generando un solo simultáneo al canto que nos lleva a una parte instrumental, una vez más lleno de cambios ritmicos. Un trozo intermedio mas veloz suele encender a la audiencia, llevándonos a una compleja secuencia instrumental que permite (otra vez) lucir la capacidad de Petrucci y Portnoy, quienes no solo tocan rápido, sino que inventan melodías; en un mundo en que a veces parece que solo importa la velocidad del interprete, se agradece el que alguien sea capaz de generar música y no solo "digitación"
HOME 13:19
Originalmente de "Scenes from a memory" (1999), un álbum conceptual acerca de un hombre que vive una regresión hipnótica, para descubrir un asesinato, "Home" es un tema altamente elaborado, con ritmos compuestos, armonías orientales y un sonido pesado fruto de la batería de Portnoy, quien tambien hace segundas voces con gran habilidad. Desde el comienzo con un pesado riff, el tema evoluciona a traves de una interesante melodía cantada. El solo de guitarra es genial y hacia el final Petrucci juega con las cuerdas en una melodía que es a la vez exótica, veloz y dura.
THE DANCE OF ETERNITY 6:23
La continucación de "Home" se habre con una enérgica secuencia de batería que da paso a un riff de ritmo complejo y luego a una rápida y larga melodía en guitarra, todo esto en un todo oscuro y lúgubre. Un trozo de una velocidad impresionante, nos lleva a una nueva melodía que sirve de cierre al tema.

Una de las mejores fotos de "Dream Theater" en el escenario, no pertenece a este recital, sino a la presentación en Santiago de Chile, ante lo que Portnoy describió la mayor audiencia ante la que hubiera tocado, aparece aquí por razones emotivas.


Escuchar este programa:


lunes, 15 de diciembre de 2008

21 DE DICIEMBRE 2008

Continuando con el formato de diciembre (revisar grandes albums en vivo de rock progresivo), esta semana el programa esta destinado a revisar el album You Can't Do That On Stage Anymore - Vol. 2 de Frank Zappa.

Considerado por la critica especializada, el mejor album en vivo de Zappa, este disco es tambien conocido como "The Helsinki Concert" y fué grabado en 1974, pero publicado en 1988, como parte de una coleccion de CD's de grandes recitales de Zappa ("You can't do that . . . " 1 al 6).

Según algunas fuentes, en realidad un compilado de cuatro conciertos, este disco doble presenta a la mas prestigiosa agrupacion de acompañamiento de Zappa.
Zappa es a la vez uno de los mejores guitarristas de rock, uno de los compositores mas importatnes de la música contemporanea y uno de los mejores criticos sociales y todo eso es muy claro en este disco.

- Frank Zappa / guitarra, teclado y voz
- George Duke / teclado y voz
- Chester Thompson / batería
- Tom Fowler / bajo
- Napoleon Murphy Brock / canto y saxo
- Ruth Underwood / percusion y teclados.
(en la foto aparece mas gente, pero no encontré ninguna de "solo" los músicos que tocan en este disco, y esta es de la época y están todos ellos)

El contenido nos pasea por la habitual maestría interpretativa, la creatividad musical, y el humor de uno de los grandes del rock.

Revisaremos algunos momentos de este disco, aclarando que lo recomendable es escucharlo entero.
Stinkfoot (4:20)
"Pata hedionda" es un tema original de "Apostrophe" editado en 1974, combina las habitiuales letras de mal gusto (en este caso,de mal olor), con notables melodias.

Inca Roads (10:54)
Esta sátira sobre los "platos voladores", que originalmente aparcece en "Obne size fits all" de 1975 (o sea un tema inédito al momento del recital), es la excusa para un gran solo de guitarra.

Satumaa (3:51)
Un tema finlandés, que es en realidad un "tango a la gringa", cantado en finés (parece que bastante mal pronunciado) es un buen comienzo para una seguidilla de temas breves

T'Mershi Duween (1:31)
Este tema no había aparecido antes y solo aparece en discos en vivo. Resulta muy dificil de interpretar, porque está en 23/24 (!)

The Dog Breath Variations (1:38)
Este "clasico2 de Zappa, apareció originalmente en "Uncle Meat" editado en 1969 y es un juego instrumental muy simpático (y complejo)

Uncle Meat (2:28)
Otro "clasico" de Zappa, tambien del disco homónimo de 1969, permite completar esta etapa de lucimiento instrumental.

Montana (Whipping Floss) (10:15)
Este tema da para muchos comentarios, aparecido originalmente en "Over-nite sensation" de 1973, incluía coros a cargo de Tina Turner, quien parece haber disfrutado en la locura de grabarlo.
Su version en vivo en Helsinki está llena de anécdotas:

Big Swifty (2:16)
Este tema originalmente ocupaba todo el labo "A" de "Waka/Jawaka" disco predominantemente instrumental publicado en 1972.

lunes, 8 de diciembre de 2008

14 DICIEMBRE 2008

Continuando con la linea esteblecida la semana anterior, revisaremos otro album progresivo "en Vivo", considerado uno de los mejores editados, por la crítica especializada.

Esta vez se trata de "SOLAR MUSIC LIVE" del grupo aleman GROBSCHNITT, publicado en 1978.
Considerara una de las mejores bandas del progresivo germano, Grobschnitt se había formado en 1970 y al publicar este álbum en vivo había ya producido cuatro álbums de excepción. Sin embargo, su estilo evoluciona con tal rapidez que este no es, como sería de esperar, un "best of" en vivo, sino una nueva creación en base a elementos de su segundo álbum "Ballermann" de 1974 (L.P. doble, el segundo de los cuales es la larga suite "Solar Music"). De hecho, los temas, aparte de "Solar Music" 1, 2 y 3, son geniales solos que uno no encuentra en ningún otro disco del grupo. Con el humor, como una de sus características, tanto en lo musical como lo personal, los integrantes de Grobschnitt adoptan sobrenombres que los caracterizan. Liderado por "Eroc", el baterista, el grupo logra un alto nivel de elaboración de su musica, con el respaldo de una gran capacidad interpretativa.

Los integrantes del grupo, (con sus sobrenombres) son:
Stefan Danielak (Willi Wildschwein) : Cantante y Guitarrista.
Joachim H. Ehrig (Eroc) : Baterista, tecladista y voces.
Wolfgang Jäger (Popo): Bajista
Volker Kahrs (Mist): Tecladista y voces.
Gerd Kühn (Lupo): Guitarrista y voces.


Solar Music I (4:38)
Con mucho humor, el álbum se abre con los integrantes del grupo jugando a imitar vocalmente el riff inicial de Solar Music. Se da paso luego, al tema central del mismo, un tema vocal cantado por "Wildschwein", lenta pero enérgicamente. El ritmo oscila, inteligentemente, entre partes fuertes y otras suaves, llevándonos sutilmente al tema que sigue.
Food Sicore (3:52)
Esta es la continuación del tema anterior y mantiene su atmósfera. Una cadencia a cargo de bajo y batería se ve adornada por una guitarra sutil que poco a poco se pierde en el silencio.


Mühlheim Special (10:43)
Un largo tema centrado en solos de teclado y guitarra que hacia la mitad se ve "invadido" por una anda militar y un anérgico discurso en un alemán, para luego retomar a los instrumentos que generan una interesante coda con el juego de ambas guitarras.
Otto Pankrock (6:26)
Sin interrupción se pasa a este tema, a cargo de las guitarras, con un breve respiro, cerca de la mitad a cargo del teclado
Golden Mist (10:56)
Una vez mas, sin interrupción, una parte un poco mas suave, (sin perder fuerza) a cargo de bajo y batería con un teclado sutil, el que va tomando fuerza hacia el final de esta parte.

Solar Music III (12:26)
Desde un suave comienzo este tema avanza rápidamente hacia el sonido intenso de las guitarras, con el tema central de Solar Music, alcanzando un climax a todo volumen, para derivar entonces en una extensa coda a cargo del teclado.

La presentación del grupo, se ve "llena", de principio a fin, de la impresionante capacidad interpretativa de sus integrantes, sobresaliendo Lupo, Wildschwein y Eroc (en ese orden en la foto, de izquierda a derecha). De hecho, la duplicidad de guitarras más la percusión se constituyen en los elementos característicos de Grobschnitt.


Escuchar este programa:
http://radiovalentinletelier.cl/2008/12/podcast-larga-vida-al-rock-14-de-diciembre/

lunes, 1 de diciembre de 2008

7 DICIEMBRE 2008

El mes de Diciembre lo dedicaremos a revisar algunos de los mejores álbums en vivo del rock progresivo. Para ellos hemos revisado diversas listas y hemos selsccionado los que aparecen con mayor frecuencia en los "top 10".

Comenzaremos por PLAYING THE FOOL (1975), album de GENTLE GIANT, banda británica de comienzos de los 70's.
Estructurada en torno a los hermanos Shulman (Phill, Darek y Ray), este grupo se caracterizó por la alta capacidad interpretativa de sus intagrantes, tanto en el sentido de la calidad de ella como de la ductibilidad, al inclur una gama amplísima de instrumentos que cada uno de ellos podía tocar, además de poder cantar, cosa que hacían muy bien en vivo a cuatro voces.
En "Playing the Fool" ("Tonteando", a partir del significado doble de la palabra "Play": jugar y tocar música), la formación es:
- Gary Green, el guitarrista tocaba guitarras electricas y acústicas de 6 y 12 cuerdas, además de tocar flauta, cantar y utilizar diversos instrumentos de percusión.
- Kerry Minnear, el tecladista, tocaba también metalófono, cello, flauta, ademas de cantar y tocar percusión.
- Derek Shulman: frecuentemente primera voz, saxo, flauta, bajo y percision.
- Ray Shulman: bajo, violin, guitarra acústica, flauta, trompeta, canto y percisión.
- John Weathers: batería, canto y percusión.

Losa temas que escucharemos son:

On Reflection (6:24)
Originalmente del album "Free Hand" (1975) se caracteriza por permitirnos escuchar cuatro voces "a capella", cada una con una melodía y una letra diferente, a las que luego se suman cuartro instrumentos, siguiendo cada uno a una de las voces. Esto bastaría para situar a Gentle Giant en la lista de los mejores grupos en vivo.

Excerpts From Octopus: Boys in the band / Guitar solo / Knots / Advent of Panurge (15:35)
Esta vez el grupo elige presentarnos trozos de algunos de los temas mas logrados del álbum "Octopus" (1972). comienzan con "Boys in the Band" un instrumental qiue originalmente abría el lado B del vinilo. Luego un solo de guitarra acústica que implica una maestría pocas veces escuchada en el rock. Pasan entonces a "Knots" un tema acerca de la incomunicación, basado el el poema del mismo nombre del antipsiquiatra Ronald Laing. Finalmente derivan hacia "Advent of Panurge" tema de caracter medioeval, que habre el L.P.

Funny Ways (8:35)
Otro momento alto del disco es este tema que comienza muy suave y va complicándose. Los cambios de instrumento son geniales, y pueden ser vistos en el DVD "Giant in a box" (o simplemente en "Funny ways" de "you tube"). Vale la pena, ver a los muchachos corriendo por el escenario de un instrumento a otro, sin urgirse y detener la ejecución.

"In A Glass House" Meddley: The Runaway / Experience (9:31)
Finalmente otro meddey, esta vez del álbum "In a Glass House" de 1973. Comenzando con el característico sonido de vidrios rotos, el grupo irrumpe con "The runaway" un tema enérgico, para dar luegoi paso a "Experience".

Este álbum (originalmente dos vinilos con 9 temas, reeditado en CD con 8 temas y 80 minutos efectivos), merece más de una hora para ser revisado, pero probablemente esta pequeña muestra los motive a explorarlo más.

Escuchar este programa:
http://radiovalentinletelier.cl/2008/12/podcast-larga-vida-al-rock-7-de-diciembre/

lunes, 24 de noviembre de 2008

30 NOVIEMBRE 2008

Terminando el mes de Noviembre, dedicado a celebrar los 40 años del "Album Blanco" de los Beatles, aún nos quedan los temas abandonados.
Hoy nos dedicaremos a revisar las canciones que los Beatles no lograror, terminar para el álbum blanco, o peor, las canciones que terminaron y luego fueron dejadas fuera del disco.

Comenzaremos con los dos temas que llegaron a estar completos, pero fueron descartados, en la lucha, fruto de que había más canciones de las que cabían físicamente en los dos "L.P.s":

NOT GUILTY. 4:21
Un tema de George Harrison, que dada su calidad, perfectamente podría haber ocupado un lugar el el disco, es una prueba más del poder de Lennon y McCartney, sobre Harrison y Starkey. Esta versión, acabada y pulida, es diferente de la que hizo George años después para su álbum "George Harrison" de 1979. Escrito en India, describe su "no sentirse culpable" de dedicarse a si mismo, en lugar de alimentar la imagen de "Rock star".

WHAT'S THE NEW MARY JANE. 6:12
Un experimento de John, tan "fuera de esquema" como "Wild Honey Pie" de Paul, pero más elaborado. Pareciera que la lucha por incluir "Revolution 9" fué tan fuerte que John ya no se la jugó por este tema (o que DOS temas tan fuera de onda era más de lo que Paul McCartney y George Martin, eran capaces de permitir). Con una estructura basada en la alternancia de dos partes, mas improvisaciones intercaladas, Lennon generó este largo tema de la que "The Bealtes De Luxe" (14 CDs con interminables versiones de los temas) incluye mas de cinco versiones.

Pero había más canciones, algunas no fueron terminadas y las encontramos, de diferentes maneras, el los discos solistas de cada uno de ellos:

JUBILEE (JUNK). 2:34
"Jubilee" es otro tema acústico de Paul que luego sería publicado en su primer álbum solista con el nombre de "Junk". A Paul parece gustarle mucho, de hecho en su disco incluye dos versiones (una cantada y otra acústica), pero en realidad se parece mucho por su estilo a otras canciones y no habría sido un notable aporte.

CHILD OF NATURE (JELLOUS GUY) 2:40
"Child of nature" es un tema de John, en que celebra ser un hijo de la naturaleza, a esa altura pareció que la canción de Paul sobre el mismo tópico, ("Mother Naure's Child") era mas lograda.
Lennon gustaba tanto de la melodía que años mas tarde escribió una nueva letra (Jellous guy) e incluyó la canción en su segundo álbum solista "Imagine".

SOUR MILK SEA. 3:54
Un tema de George que fué elaborado gruesamente por el grupo, pero que no llegó a ser trabajado como otros. George la entregó a "Jackie Lomax", cantante que él producía y fué grabada con la instrumentación de George en guitarra, Paul en bajo y Ringo en bateria, mas Eric Clapton en guitara y Nicky Hopkins en piano.

CIRCLES 2:18
Otro tema de George, esta vez no llegó a ser elaborado en absoluto, George canta la melodía solo con un teclado, creando un ambiente casi hipnótico. Muy distinta a la versión que realizaría en 1982, al inclírla en su álbum "Gone Troppo".

Y finalmente los temas que fueron incluídos en discos posteriores de los Beatles:
MEAN MR. MUSTARD. 1:57
Un tema de John, al que, si bien le elaboró una letra clara, no logró darle forma musical acabada y quedara "en bodega" hasta que Paul, lo incluyó en el "meddey" del lado B del álbum "Abbey Road"

POLYTHENE PAM. 1:25
Otro tema incompleto de John, el que lo cante dos veces da cuenta de su falta de desarrollo. en manos de John habría ebolucionado en la línea de "What's the new Mary Jane"; elaborado por Paul, se sumó al lado B de "Abbey Road".

Bonus Tracks:

Para el postre, dos temas que no corresponden en absoluto al álbum blanco, pero que caben aquí por diferentes razones:
GIVE IRELAND BACK TO THE IRISH 7:20
Editado por Paul Mc Cartney como un single en febrero 1972, el único tema político en la historia de Paul, fué prohibido en Gran Bretaña. Su letra directa y fuerte resultó inesperada en alguien mas bien conciliador.

ELEANOR RIGBY 8:04 (Rick Wakeman)
Esta versión de l clasico de Mc Cartney corresponde a Rick Wakeman, probablemente en tecladista mas virtuoso del rock progresivo. Este tema, incluído en "Tribute to the Beatles" de 1997, será incluído en la presentación de Wakeman el próximo sábado en la Quinta Vergara de Viña del Mar y permite a Wakeman homenajear a los Beatles y, como es habitual, lucir su capacidad interpretativa.

lunes, 17 de noviembre de 2008

23 NOVIEMBRE 2008

En este programa, completaremos la revisión del "Album Blanco" de The Beatles, comenzada la semana pasada, una vez cumplido ya los 40 años, dado que este disco fue editado el 22 de Noviembre de 1968.
El "Album Blanco", si bien tenía una portada que contrastaba con el colorido de "Sgt. Pepper", el L.P. anterior, incluía dentro cuatro fotos 25X18 una de cada Beatle, mas un poster desplegable de 1 metro por 60 cm, además de las letras de todas las canciones.
Musicalmente tenemos mas de la diversidad que caracteriza a este disco.
El segundo disco de este álbum doble, se abre con un tema fruto de una impovisación grupal.

"Birthday" — 2:42
Tanto John como Paul recuerdan haber trabajado juntos en el tema, que fue surgiendo de a poco en el estudio, aunque algunos indicios hacen pensar que la idea original de "un tema de cumpleaños" surgió de Paul. Lo central es lo instrumental y, de hecho, las voces están notablemente "escondidas" tras la estridente banda.

"Yer Blues" — 4:00
Uno de los puntos altos del disco. Este tema de John Lennon, una vez mas, tremendamente autoreferido, describe los estados depresivos de John. "Si estoy solo, me quiero morir", es uan afirmación directa, que, sumada al tono en que John la canta, produce un ambiente denso y duro. Instrumentalmente el trabajo es de alta calidad, y el cambio de ritmo contribuye a la sensación de agresión. La voz de John al final, como perdida al fondo, surge de un micrófono de uno de los instrunentos dado que John no estaba cantando frente a ningún micrófono.

"Mother Nature's Son" — 2:47
Uno de los temas de Paul, en la India, sintiendose un "hijo de madre naturaleza"; John tambien generó un tema con la misma inspiración ("Child of nature"), pero no fue grabado y solo apareció en el segundo album solista con otra letra (Jelous guy). Instrumentalmente simple, denota el haber sido escrito solo con guitarra acústica, mucho de lo que perdura con el arreglo simple generado por Paul.

"Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey" — 2:24
Un tema de John, según él referido a su relación con Yoko Ono: "en torno a la paranoia que parecía arrastrar a todos salvo a mi y Yoko." Para muchos es una alusión a la "heroína", droga a la que se aludía como "andar con el mono"

"Sexy Sadie" — 3:15
Otro tema de John en la india. Según él fue el últino tema, hecho casi al volver, cuando se desencantó del gurú, acusado de acosar sexualmente a una de las meditadoras. Originalmente era "Maharishi, que haz hecho, te haz burlado de todos", pero George le dijo que no fuera tan directo y John lo cambió e "inventó" "sexy sadie"

"Helter Skelter" — 4:29
Originalmente una canción menor de Paul, tuvo un brusco (y genial) cambio luego de que un comentario de Pete Townsend (guitarrista de "The Who") en una entrevista explicara que acababan de grabar la canción más bulliciosa y estridente de la historia, despertara la competitibidad de Paul. Probablelmente la canción mas dura de los Beatles y, según muchos, la semilla básica del "heavy metal". Hoy, para lograr un efecto adecuado, debería ser escuchado con tanto volumen, agudos y bajos como soporte el equipo de sonido. Un imperdible del rock, incluido el comentario de Ringo "me pelé los dedos" por la forma furioza de tocar la batería.

"Long, Long, Long" (George Harrison) — 3:03
Una canción lenta y simple, de George, acerca de la búsqueda de la verdad en la vida, puede ser entendida como una canción de amor, pero en realidad está dirigida a dios, según George explica claramente. Llena de efectos de sonido, incluyendo una botella de vino (vacía) vibrando sobre un baffle.


"Revolution 1" — 4:14
La versión original de John respecto de su visión de la Revolución. Es la canción que él quería editar como simple y el grupo rechazó (finalmente generó una versión mas rápida y bulliciosa, que quedó como "lado B" de "Hey Jude"). Pocas veces un tema Beatle tan abiertamente político, prácticamente no requiere explicaciones, incluso las vacilaciones de John están explicitadas: "Dices que quieres una revolución, todos queremos cambiar el mundo . . . . cuando hablas de destrucción sabes que tienes que incluirme (excluirme) . . .y sabes que va a estar bien".

"Honey Pie" — 2:41
Un tema muy "año 20" de Paul, del tipo que John criticaba llamando "música para abuelitas". Una vez más la historia de un tercero, esta vez un tipo que está enamorado de una cantante de cabaret que se fué a Estados Unidos. La instrumentación es totalmente retro con saxos y clarinetes, lo que no impide que John toque lo que George considera "un brillante solo de guitarra", mientras el propio George toca en bajo.

"Savoy Truffle" (George Harrison) — 2:54
Un "juego" de George a partir de la mamía de su amigo Eric Clapton de comer chocolates, con el resultado de dientes llenos de caries. La idea es que lo grato se vuelve en tu contra. La letra está sacada, según el mismo George, de una caja de bombones.

"Cry Baby Cry" — 2:34
Inspirada según John, en un comercial que le proponía a los niños llorar para conseguir lo que querían, termina siendo una descripción de la vida cotidiana de John y Yoko "el rey (John) esta en la cocina preparando la comida", "la reina (Yoko) esta en el living jugando con el hijo del rey (Julian)". Al final se incluye un verso de Paul, que no logró convertirse en canción, ("Can you take me back") pero que se decidió incluir igual.

"Revolution 9" — 8:13
La grabación mas fuera de norma de los Beatles es una experimentación de John. Trabajada a partir de "Revolution 1", que originalmente duraba 10 minutos, Lennon empezó a trabajar en "la banda sonora" de lo que sería, según él, la revolución social. Es un "collage" que nos presenta una sociedad tranquila que empieza poco a poco a alborotarse surgiendo gritos, manifestaciones y barricadas callejeras hasta terminar a balazos, para finalizar con John siendo despertado por Yoko de ese sueño.

"Good Night" — 3:10
El disco se cierra con una canción de cuna: tema de John, dedicado a su hijo Julian, interpretado por Ringo. Lo acompaña una orquesta de cuerdas y vientos. Un digno (y contrastante) fin para este disco que quedará como el prototipo de la diversidad y la falta de estilo unificado; señal de que la creatividad de los Beatles ya no cabe dentro del formato establecido, anunciando la ruptura.

lunes, 10 de noviembre de 2008

16 NOVIEMBRE 2008

El 22 de noviembre de 1978, hace justo 40 años, se publicó "THE BEATLES" mas conocido como "el Album Blanco". Los próximos dos programas están dedicados a una revisión exaustiva de él.
A partir de una idea minimalista, Los Beatles decidieron llamar al album simplemente don el nombre del grupo; el público llamó al disco según su carátula.












Hoy decir "el album blanco" no requiere más explicaciones (escriban "white album" en wikipedia, o en google y verán; incluso Tommy Lee Jones puede nombrarlo en "Men in Black" sin mayores detalles y todo el mundo entiende de que se trata). No casualmente la revista "Rolling Stone", principal autoridad en el mundo del rock y pop, lo situa enel N· 10 de los mejores albums de la historia. Todo eso de por si bastaría para justificar dos programas dedicados a el.
Pero lo que lo hace particular es el aporte a la música. Hasta la publicación de este disco los grupos trataban de mantener una cierta homogeneidad de estilo. The Beatles había tenido problemas con eso desde que Mc Cartney escribió "Yesterday", balada romántica que le avergonzaba: "Despues de todo somos un grupo de rock". Dichos problemas se habían agudizado con los temas indios de Harrison, pero una y otra vez la "imagen de unidad" del disco habia sido rescatada, la última vez por la idea de que "Sgt Pepper" era un álbum referido a una sola idea. Ahora la diversidad es asumida abiertamente y cada uno de los Beatles se permite ser tremendamente personal. Allí esta la fortaleza del disco: Lennon es mas Lennon que nunca, Mc Cartney es mas Mc Cartney que nunca, etc. Desde el comienzo de su carrera John y Paul habían acordado firmar todos sus temas como coautoría, así la dupla Lennon-McCartney se estableció como la mas crativa del pop mundial. Sin embargo, en general, los temas son solo de uno de ellos, habiendo muchos temas en que uno hacía pequeños aportes a la canción del otro. Muchos de los temas fueron escritos en India, durante una temporada de meditación con "Maharishi Mahesh Yogi", un gurú que, dentro de la onda oriental de moda, les atraía en ese momento.

Hoy revisartemos el "Disco 1" de esta doble edición.
Lado A:
1. "Back in the U.S.S.R." 2:43
El disco se habre con el sonido de un avion aterrizando y pasa a describir la alegría de un tipo que regresa al hogar en Rusia. Un tema de Paul, muy en su estilo, contar la historia de una persona que no es él. Surge a partir del juego con el nonbre de una canción de uno de los padres del rock&roll, Chuck Berry, quien escribió "Back in the USA". A partir de allí Paul juega con palabras relativas a Rusia. La sonoridad busca parecerse a "The Beach Boys" la banda pop mas popular de Estados Unidos en ese momento. Ringo fué cuestionado por Paul en su forma de tocar la batería y terminó lléndose de "vacaciones", de modo que la batería la toca Paul.
2."Dear Prudence" 3:56
Tema de John, escrito en India para para animar a Prudence Farrow (hermana de la actris Mia Farrow) que pasaba sus días encerrada "buscando iluminación". Un tema básicamente acústico que señala la belleza de la vida al aire libre, en contra del encierro que la destinataria había alegido, para preocupación de sus cercanos. Igual que la canción anterior, esta fué grabada durante la época en que Ringo abandonó el grupo.

3. "Glass Onion" 2:17
Un juego de John a partir de la manía de la prensa de buscar "mensajes en clave" en las canciones de los Beatles. Hace alusiones directas a personajes de canciones anteriores (Eleonor Rigby, The Fool on the Hill, The Walrus, etc) con supuestas explicaciones acerca de ellos, algunas posibles otras falsas. Musicalmente incluye una gran cantidad de sonidos editados y fué una de las canciones que sufrió mas elaboraciones durante la grabación.

Este es un jueguito de Paul a partir de un dicho de Jimmy Scot, un amigo jamaicano, "ob-bla-di ob-bla-da parece ser un dicho yoruba traducible como "así es la vida" (o "life goes on"). una vez mas Paul contando historias que le suceden a otra gente. A Lennon le cargaba esta canción, aunque durante los días de grabación, un día llegó y (según algunos bajo los efectos de las drogas) simplemente tocó la introducción hoy característica.

5. "Wild Honey Pie" 0:52
Otro jueguito de Paul, esta vez grabado por él solo, para disgusto de John y George. Una simple frase repetida varias veces de modo "salvaje". Una de las tantas muestras de la crisis del grupo y su tendencia a trabajar aislados mas que como equipo.

Escrita en la India por John, como una sátira de un norteamericano que dejó por unos días la meditación para ir a cazar tigres y la absurda justificacion de su madre al cuestionarsele la contradicción entre ambas actividades. musicalmente toiene dos partes notablemente diferentes, que John (como otras veces) combina magistralmente. Aquí participan los cuatro, mas Yoko haciendo la voz de la madre.

n tema de George que fué desvalorizado por John y Paul hasta que George trajo al estudio de grabación a Eric Clapton para tocas el solo de guitarra. Segun George, con público todos "se portaban bien" y así generaron uno de los puntos altos del disco. En la época "nadie" tocaba en discos de los beatles, así que no fué asumida la participcación de Clapton hasta disueltos los Beatles.

Uno de los temas mas Lennon del disco, está estructurado en realidad a partir de tres trozos diferentes escritos por John. La primera parte esta llena de imágenes fruto de experiencias y dichos personales de John y sus amigos. La segunda se refiere a una repetida invitación sexual aYoko (mother superior). La tercera, que da nombre a la canción, está tomada de una revista que tenía un artículo con un nombre que a John le pareció terrible "la felicidad de un revolver caliete" que Lennon interpretó como que uno acaba de dispararle a alguien.

Lado B:
1. "Martha My Dear" 2:28
Una melodía alegre y liviana de Paul con una letra dedicada a su perrita ovejera (Martha). Musicalmente la caracteriza un piano que explora los límites de capacidad interpretativa de Paul.

2. "I'm So Tired" 2:03
Un tema de John escrito en India a partir de una noche de imsomnio luego de "demasiada" meditación. Originalmente solo para guitarra, fué arreglada solo un poco para incluir la participación de los demás Beatles.

3. "Blackbird" 2:18
Una canción solo de Paul que el grabó también solo (una de las varias canciones en que él se las arregló para no permitir que los demás "metieran mano"). Lo "acompaña" un metrónomo y al final un canto de mirlo (blackbird), aunque en realidad la canción se refiere a una muchacha (bird) negra, a la que Paul invita a "volar", esto es luchar por sus derechos, en la época en que el racismo todabía era muy fuerte.

4. "Piggies" 2:04
Una canción de George, en contra de los capitalistas (cerdos, con sus blancas camisas). Orquestada con clavecín, (ruido de cerdos), violines, violas y cellos. Es uno de los temas mas interesantes del disco.

5. "Rocky Raccoon" 3:32
Paul escribió esta canción acerca de un vaquero que sorprende a su pareja con otro tipo. En la introducción Paul habla como un cantante "country" y luego pasa a cantar un tema muy del oeste, mientras George Martin (productor del grupo 9 toca un piano que suena como de bar de vaqueros. Paul es el único Beatle que goza escribiendo canciones de historias de terceras personas.

6. "Don't Pass Me By" 3:50
El primer tema de Ringo grabado por los Beatles (en realidad solo Ringo y Paul), resulta ser un tema viejo (comenzado en 1964). Para esrte disco es cuidadosamente arreglado: tres pianos y un "violin loco" al final del tema le dan una sonoridad especial. El que se logre un sonido parecido al del tema anterior, logrando una sensacion de continuidad, habla de la influencia de paul en la grabación.

Una vez mas, una sola frase de Paul, cantada con una voz ruda, origina este breve tema, grabado una vez más sin John ni George. La pregunta "por que no lo hacemos en la calle?" surge de una observación de Paul en la India ante los monos que tenían sexo sin preocuparse de la presencia de otros.

8. "I Will" 1:46
Otra canción escrita por Paul en la India. Musicamlente simple, por estar escrita solo con guitarra acústica, fué grabada cn la sola adición de percusión a cargo de Ringo y John. La letra, tambien simple es una hermosa canción de amor.

9. "Julia" 2:54
Una de las grandes canciones de John, tambien escrita en India, parece dedicada a su madre (Julia) muerta en un accidente, cuando él era aún un niño, es en realidad una canción semioculta a Yoko Ono,(su amante clandestina, en esa época). De hecho John utiliza la traducción del nombre de Yoko ("Ocean child") entre las formas poéticas de describir a Julia. Es cantada por John solo con su gritarra y sirve para cerrar el primer álbum.

lunes, 3 de noviembre de 2008

9 NOVIEMBRE2008

Continuando con el esquema anunciado para este mes, este domingo revisaremos la trayectoria solista de
GEORGE HARRISON.
Conocido como "el Beatle silencioso", George Harrison, o simplemente "George" como era habitual con cada uno de los Beatles, resultó ser el perjudicado al momento de grabar sus canciones. John (Lennon) y Paul (McCartney) monopolizaban la grabación de sus temas en desmedro de George. La única vez que una canción de George fue considerar lo suficientemente buena como para ser editada como single, (Somethig, 1969), fue igual considerada una canción de John y Paul (Frank Sinatra la consideraba "mi canción favorita de Lennon y McCartney). La creatividad de George pudo ponerse en evidencia solo después de disuelto el grupo, tanto en un primer album solista excepcional como porque muchas canciones publicadas incluso 10 años después eran aún de la época Beatle.

El primer álbum solista de Harrison, "All Things Must Pass" (1970) es una obra maestra. Incluído entre los mejores 500 álbums de la historia según "Rolling Stone" (en la que aparecen muchos álbums yankies irrelevantes para cuanquiera que no sea norteamericano), es la mejor muesta de la cantidad de canciones que George acumuló durante la época de The Beatles. Consta de dos L.P.'s grabados en estudio mas uno de improvisaciones aprovechando la multitud de instrunentistas que trabajaron con él en este disco.

MY SWEET LORD 4:30
Probablemente la canción mas popular de George solista, el himno a "Krishna" que este devoto de religiones orientales le "debe" a su dios. "My Sweet Lord" no debiera necesitar muchas presentaciones. Lamentable la acusación de plagio, que le costó a George muchas libras esterlinas, por una semejanza remota. La versión que escuchamos es la de la regrabación realizada por George el año 2000, con ocasión de la re-edición del album a los 30 años.

I REMENBER JEEP 8:07
Este "jam" (improvisación) fue grabado junto a Eric Clapton de guitarra, Ginger Baker (ex Cream, con Clapton) en batería, Klaus Voorman(viejo amigo Beatle desde los tiempos de Hamburgo, autor de la carátula de "Revolver") en bajo y Billy Preston colaborador de The Beatles en grabaciones como "Get Back") en teclados. Se incluye en el tercer L.P. incluido en "All Things Muss Pass" y muestra a estos cinco grandes, en un momento divertido y relajado. El nombre del tema, proviene de un perro que le habían robado a Eric Clapton.

BANGLA DESH (1971 single)
En 1970, durante la guerra de independencia de Bangla Desh de Pakistán, miles de personas huyeron a India, encontrado escaso respaldo por la incapacidad de India de acoger y mantener la cantidad de refugiados. Rabi Shankar, antiguo amigo de George y nativo de la zona, le conversó respecto de la posibilidad de hacer algo desde el ámbito musical, para juntar ayuda económica. La respuesta fue la organización del "Concierto para Bangla Desh", el primer mega concierto benéfico. George consiguió la participación de gente como Eric Clapton, Bob Dylan y, por supuesto, Ringo Starr. La canción se refiere a la situación de Bangla Desh y la necesidad de ayudar. Los fondos de los dos recitales, la película y los discos, entonces y aún hoy, son entregados a UNICEF.

LIVING IN THE MATERIAL WORLD (1973)
El segundo álbum de George, es un disco mucho mas oscuro y centrado el mas letras; aún así, contiene reflexiones de lo que resulta la vida cotidiana y algunas alusiones al haber sido un Beatle, condición de la que George no pudo despegarse en toda la vida. "Living in the Material World" es una melodía rápida y ágil, con breves intermedios de armonías indias.

YOU (Extra Texture, 1975)
El tercer y cuarto álbum de Harrison son parte de una época mas baja en creatividad. Aún así, "You", una melodía amistosa, apareció en las radios y permitió decir que George seguía allí. La instrumentación de esta canción de amor, originalmente escrita para ser grabada por Ronnie, esposa de Phill Spector fue grabada en 1970, durante las sesiones de "All thing Muss Pass" y es una muestra de como a veces las canciones "duermen" por años en la "bodega" de los músicos.

DEAR ONE (Thirty Three & 1/3, 1976)
"Dear One" es una canción con cambios de ritmo y esporádicas armonías indias que se incluye en uno de los álbums de lo que se consideró una nueva etapa (de recuperación) en la discografía de George. Una vez mas, aparecen los elementos religiosos, dado que el "Querido " al que alude la canción es un gurú que influenció profundamente a George en su vida (el mismo gurú sirvió de inspiración a Jon Anderson de "Yes", para escribir "Tales From Topographic Oceans").

NOT GUILTY (George Harrison, 1979)
Una vez mas, George saca de la bodega un tema que originalmente fue grabado por "The Beatles" para ser incluído en el "Album Blanco" y luego desechado en favor de otros temas. Escrito en relación a viaje a la India junto a The Beatles, expresa su "no sentirse culpable de estarse dedicando a si mismo en lugar de ser un "rock star".

ALL THOSE YEARS AGO (Somewhere in England, 1981)
El abum editado a los seis meses del asesinato de John Lennon, lleva una vez mas a George a recordar (y revisar) su experiencia de ser Beatle "hace todos esos años". "All those Years Ago" está lleno de alusiones al haber sido un Beatle, refiriéndose explicitamente a "All you need us love" e "Imagine", dos temas escritos por Lennon. En la grabación colaboran sus otros dos ex compañeros Beatle: Ringo toca la batería y Paul (y su esposa Linda) cantan segundas voces.

CIRCLES (Gone Troppo, 1982)
Una vez mas, George saca un tema de la bodega, y otra vez es un tema dejado fuera del "Album Blanco". De hecho en muchas de las ediciones de grabacionmes pirata de los Beatles podemos escuchar la versión del grupo de esta canción. Un tema lento y casi hipnótoco, cantado muy suavemente por George que cierra el que sería el último L.P. de George por cinco años.


WHEN WE WAS FAB (Cloud Nine, 1987)
Sin duda fue Jeff Lynne (lider de ELO) un elemento clave en el regreso exitoso de George a la grabación. . . . y una vez mas (otra!) los Beatles son el elemento clave del éxito. "When we was fab" (The Beatles era llamado "The Fab Four" por la prensa) revisa una vez más la vida de Beatle; la carátula del disco está diseñada por Klaus Voorman, utilizando partes de lo que fuera la portada de "Revolver". En el video pueden ver a Ringo, tocando batería, a un hombre disfrazado de Walrus" tocando la guitarra con la mano izquierda (alusión a Paul) y un tipo que pasa con un disco con la portada de "Imagine" de John.

STRUCK INSIDE A WALL (Brainwashed, 2002)
Editado el año siguiente de su muerte, "Lavado de cerebro" es otro buen album de George y, por supuesto, el último publicado con su obra. Con los sonidos de guitarra característicos de George, y su habitual tendencia a la autoreflexión, se elabora un tema pop, coherente y bien logrado.



El resumen es un conjunto de 10 discos para explorar y disfrutar
"Larga vida a George!"

lunes, 27 de octubre de 2008

1 NOVIEMBRE 2008

El mes de Noviembre lo dedicaremos a The Beatles.
Hace ya 40 años, el 22 de Noviembre de 1968 se editó el album "The Beatles", un álbum doble (dos Long Plays) con la colección mas extensa y variada de temas que podamos imaginar. Aparte de escuchar integramente ambos discos (uno el domingo anterior y otro el domingo siguente al día 22) dedicaremos este mes a revisar la obra solista de sus integrantes.

Comenzaremos por el más multifacético de ellos: JOHN LENNON.

John fué siempre el Beatle menos ceñido a la norma estandard. Ya en tiempos de la beatlemanía, decidió que sus temas no serían simplemente canciones de amor y comenzó a escribir canciones personales. Desde en comienzo John y Paul acordaron que sus canciones serían firmadas por "Lennon y Mc Cartney", aunque muy pocas veces fueran escritas por ambos, la mayoría de las veces las escribía uno y el otro aportaba ideas y, al avanzar el tiempo, muchas veces cada uno ya no quería que el otro "metiera la mano" es su canción. En 1965, "Help!" es ya una canción solo de John, resulta muy depresiva, con versos como "cuando era mas joven nunca necesité ayuda, pero esos tiempos han cambiado y hoy me siento inseguro" son palabras elocuentes y, en palabras de Lennon, "lo decía en serio". Luego temas como "Strawbeerry Fields Forever" o "The Walrus" muestran claramente una tendencia persoanl y experimental.
Una vez disuelto el grupo, Lennon ganó autonomía y grabó temas claramente fuera de la norma, aunque el sistema siempre prefirió considerarlos "travesuras" de un beatle simpático.
En este programa revisaremos algo de la obra de Lennon solista que lo llevara a tener diversos problemas legales con el gobierno de Estados Unidos.

GIVE PEACE A CHANCE 4:53
Cuando aún formaba parte de "The Beatles", John Lennon editó varios discos solista, en realidad como parte de una banda que el bautizó como "Plastic Ono Band" y en la que participaban, además de Yoko Ono, diversos músicos del excepcional mundo artístico en que Lennon se movía.
"Give Peace a Chance" es un himno anti bélico y claramente político. Aunque aparece como escrito por Lennon y Mc Cartney, como era el acuerdo entre John y Paul, Mc Cartney no participó en absoluto en la composición ni grabación del tema. Alternando con el estribillo "solo pedimos que le den una oportunidad a la paz", Lennon va refiéndose a personas y situaciones del momento político cultural.
Musicalmente el tema es de una simpleza abismante. Un pequeño tambor y palmas, que marcan el tiempo de modo desfasado y un coro de "celebridades anónimas" presentes en el momento de la grabación, durante el "bed-in" en Montreal, el primero de Junio de 1969.

COLD TURKEY 5:00
Publicado el 24 de Octubre de 1969, "Cold Turkey" es el segundo dingle editado por Lennon en su época Beatle. "Cold Turkey" (algo así como "piel de gallina") es el nombre que se da en inglés a la reacción física de un drogadicto al no disponer de una dosis de droga.
John le propuso a Paul Mc Cartney grabar la canción con los Beatles pero este se negó y entonces John la grabó con Eric Clapton en guitarra, Klaus Voorman en bajo y Ringo Starr en batería.
La letra describe el "síndrome de abstinencia" y termina con gritos que parecen ser del sufrimiento del adicto.

MOTHER 5:36
Una vez disuelto oficialmente el grupo, Lennon edita lo que se considera su primer álbum solista en 1970 (suele ignorarse los tres állbums anteriores, por ser mas bien experiencias experimentales). Es un disco depresivo, marcado por el dolor y la "Terapia Primal" a la que Lennon se dedicaba en ese momento (centrada en la necesidad de desahogar (a gritos) las angustias acumuladas durante la vida).
Temáticamente es una protesta contra los padres "Madre tu me tuviste y yo nunca te tuve . . Padre tu me abandonaste y yo nunca de abandone". El tema termina con una "reacción primal", gritando "mamá no te vayas, papá vuelve a casa".
El tema comienza con una campana que suena de modo lúgubre, Lennon explica que él deseaba que sonara como de película de terror, porque era el comienzo de un álbum depresivo, el efecto se logró poniendo la cinta a una velocidad menor de la normal. Musicalmente lo acompañan Ringo y Klaus Voorman.

GOD 4:09
Esta vez es una canción en contra de la religión. Desde su primer verso "Dios es un concepto con el que medimos nuestro dolor", esta canción resulta iconoclasta. Luego de repetir la afirmación, John pasa a una larga lista de cosas en las que él no cree, desde personajes religiosos y políiticos hasta los mismos Beatles, terminando en "solo creo en mi". La tercera parte de "God" es la reflexión a partir de la afirmación "el sueño terminó", referida al fin del sueño de amor y paz de los años sesenta cerrando con la afirmación de "no nos queda más que seguir adelante".

GIMME SOME TRUTH 3:16
El segundo album de Lennon, editado en 1971 se conoce básicamente por "Imagine" el tema que le da nombre y que la prensa a usado para construir la imagen de Lennon como pacifista y amistoso, sin embargo las letras siguen siento altamente confrontacionales. Una de las mas claras es "Gimme some truth", una ácida reflexión sobre como el estado nos engaña sistemáticamente. John Lennon canta, "Estoy enfermo y cansado de escuchar cosas que no son mas que mentiras, solo quiero la verdad", mientras su viejo amigo George Harrison toca la guitarra, el siempre fiel Klaus Voorman el bajo y Allan White (futuro integrante de Yes) toca la batería. los dardos van principalmente contra el corrupto presidente Richard Nixon y su cada vez mas sucia guerra (entonces la de Viet-Nam), pero en general contra todo el sistema político, económico y militar es Estados Unidos, país que Lennon ama y odia con igual intensidad.

HOW DO YOU SLEEP 5:35
Esta vez el destinatario de los dardos de Lennon es su ex compañero Paul McCartney. Lennon, al igual de la crítica especializada, estaba escandalizado de la línea musical comercial y fácil tomada por McCartney luego de la separación del grupo. "¿Cómo duermes?" (o quizá ¿Cómo puedes dormir?) es una canción crítica, en la que la guitarra de Harrison agrega mucho de la dureza que debe haberle dolido a Paul. "Sgt. Pepper debe haberte tomado por sorpresa . . . los locos tenían razón cuando dijeron que estabas muerto . . . los sonidos que haces son bulla a mis oidos". Uno se pregunta después de los políticos, la religión , los padres y los ex amigos, que queda que Lennon no haya criticado . . . pero aún hay más.

WOMAN IS THE NIGGER OF THE WORLD 5:14
La respuesta a la pregunta anterior es "el machismo". En 1972 John publica "Some Time In New York City", este es el álbun mas abiertamente político (y el menos conocido) de Lennon. Su carátula parece la portada de un diario, con fotos y noticias, en realidad son las letras de los temas con ilustaciones alusivas a cada una, pero las canciones son tan políticas que las fotos incluyen a Nixon y Mao (presidentes de USA y China) bailando desnudos, a Angela Davis una activista negra (en tiempos de violencia racial) una mujer siendo acesinada. En esta época Lennon era espiado por la CIA, quien vigilaba cada uno de sus pasos y estableció que si Lennon salía de USA nunca mas podría volver.
"Woman is the niger of the world" es una canción en contra del machismo, que va presentando las diversas formas en que los hombres oprimimos a las mujeres en la vida cotidiana. "Las hacemos acostar y levantar nuestros hijos y luego las dejamos por ser unas gordas mamás gallina", "las insultamos cada día por television, y nos quejamos que no confían en nosotros". Termina, como muchas canciones de Lennon sobre el dolor, con los gritos de: "Las hacemos pintarse la cara y bailar".

JAM RAG/SCUMBAG 11:43
"Some time in New York City" es un album doble a precio de simple, esto es , ademas de las 10 canciones (varias escritas por o con Yoko Ono) viene de regalo un disco en vivo: Lado A: recital con Harrison y Clapton, en el London Lyceum, Lado B: recital con Frank Zappa, en el Fillmore East en Nueva York.
"Jam Rag" es en realidad el tema "King Kong" de Frank Zappa, "Scumbag" es una improvización a cargo del grupo sobre la palabra, "saco de escoria". Resulta interesante oir a estos dis gigantes trabajando juntos haciendo locuras. (En el album "Playground Psychotics" de Frank Zappa, podemos escuchar una version mas larga del mismo recital).
Lennon vivó una importante crisis personal que lo mantivo lejos del mundo musical por cinco años. En ese período nació Sean, su hijo con Yoko. En ese contexto decidió volver a grabar.
El fruto de eso es "Double Fantasy" (1980).

(Just Like) STARTING OVER 3:57
Un disco que alterna canciones de John y Yoko, "(Es como) empezar de nuevo", se abre con unas campanas que son el opuesto de las que iniciaban "Mother", según Lennon, ahora las campanas fueron aceleradas, lograndose un sonido liviano y alegre.
Una canción optimista, acerca de la vida que viene: "es hora de extender nuestras alas y volar, no dejes pasar otro día" marca la linea de este disco que celebra el goce de vivir y la decisión de disfrutar el tiempo de que disponemos.
Resultaba interesante preguntarse qué haría ahora John Lennon con su música en esta nueva forma de vivirla. Lamentablemente Lennon sería asesinado tres semanas después de editado el disco, el 8 de diciembre de 1980, dejándonos con la rabia de su ausencia y la alegría de su aporte.

lunes, 20 de octubre de 2008

26 octubre 2008

Terminaremos el mes de Octubre con otro gran solista del rock progresivo:
RICK WAKEMAN.
Wakeman comenzó su trabajo en música con "The Strawbs", en 1970, luego de haber estudiado piano y composición en el "Royal College of Music", en Londres. Sobresale mas como interprete que como compositor. Como músico de estudio es responsable del teclado de "Life on Mars" de David Bowie y de la conocida introducción y solo de piano en "Morning Has Broken" de Cat Stevens. Pero la fama le llegó con su inclusión en "YES", grupo en el que Wakeman es responsable de los teclados de"Fragile" (1971), "Close to The Edge" (1972) y "Tales From Topographic Oceans" (1973), considerados los tres mejores álbums del grupo.
Como en las semanas anteriores, el programa de hoy, se ocupará del trabajo solista de Rick Wakeman, aunque es dificil hacer una revisión exaustiva de una obra que va en mas de ochenta (80!) albums. Nos centraremos en los mas antiguos.

TEMAS:
CATHERINE OF ARAGON 3:58
THE SIX WIVES OF HENRY VIII (1973)

En 1972 "Yes" editó el album "Fragile", en el que (aparte de tres temas largos de composición grupal) cara integrante se hace cargo de componer e interpretar un tema. Luego de ese trabajo, cada uno de los integranes se embarca en un album solista. El mas popular llegó aser el de Rick Wakeman, quien publica al año siguiente un album conceptual basado en su interpetación se las personalidades de cada una de las seis esposas de Henrique VIII, rey clave en la historia de Gran Bretaña. Haciendo gala de virtuosismo Wakewman nos presenta a cada una de las mujeres, unas mas formales, otras mas lalegres y desanfadadas, recurriendo a la sonoridad de diversos teclados.
La primera esposa de Henrique fué Catalina de Aragón, como su nombre lo indica es española y, casada con el rey en 1509, no "le dió" ningún hijo varón, lo que generó una crisis, de pareja, de estado y religiosa. Wakeman nos la presenta fuerte, intensa y al a vez elegante, principalmente a partir del piano, aunque con un breve interludio de Moog.

THE JOURNEY 23.05
JOURNEY TO THE CENTRE OF THE EARTH (1974)

El siguiente album de Wakewman, tambien conceptual, se basa en la novela de Julio Verne, "Viaje al Centro de la Tierra". Aquí Wakeman recurre a orquesta y coro, generando una obra en dos partes con trozos orquestales y otros cantados o a cargo de un narrador. El lado "A" del vinilo, nos lleva desde una introducción un poco pomposa con bronces a toda orquesta, que ha llegado a ser un clásico, hasta temas cantados mucho menos elaborados, en un contínuo cambio de modos expresivos y diversos niveles de elaboración. Si bien, por razones de espacio, la narración va saltando etapas, la obra se deja oir con fluidez. Esta es probablemente el álbum mas popuilar de Wakeman.


ARTHUR 7.54
THE MYTHS AND LEGENDS OF KING ARTHUR AND THE KNIGHTS OF THE ROUND TABLE (1975)

El próximo album explora en la mitología tradicional británica. Una vez mas Wakeman recurre a orquesta y fanfarrias pomposas, aunque aquí hay mas canciones y menos elaboración. El punto bajo es, sin duda, el canto y el fuerte, obviamente la capacidad interpretativa de Wakeman.
"Arthur" es el tema que habre el disco: luego de que un narrador nos diga "Quien libere esta espada de la piedra y el yunque es el que ha nacido para ser el rey de toda Bretaña", una fanfarria de trompetas nos lleva a un teclado (piano, clavecíon , sintetizador y luego al canto; lo central de la orquestación es, como era de esperar, el teclado en diversos modos; el tema deriva hacia una larga coda, terminando con fuertes acordes.


HIBERNATION/EXCELSIOR SONG 3:45
LISZTOMANIA (1975)
Paralelamente con "Arturo" Wakeman trabajó en la banda sonora del film "Lizstomania" de Milos Forman", un musical que cuenta con la participación de diversos músicos de rock (desde Roger Daltrey, vocalista de "The Who" hasta Ringo Starr).
"Hibernation" es un breve tema instrumental que sirve de introducción a "Excelsior Song" una canción interpretada por Roger Daltrey en un estilo muy lejano al rock en el que no se siente cómodo, aunque suena mejor que las interpretaciones de canciones de los discos anteriores.

WHITE ROCK 2.54
WHITE ROCK (1977)

"White Rock" es la banda sonora del documental sobre las Olimpiadas de Invierno de 1976.
Es grato escuchar a Wakeman haciendo lo que mejor hace, temas instrumentales, aunque el elemento "temático" que a él parece gustarle se pierde un poco, "White Rock" es un álbum que recoge estados de ánimo acordes a las imágenes que uno puede esperar en un documental de deportes en nieve.
El tema que habre el álbum y le da nombre es una melodía rápida y dinámica, no cuesta imaginarse tomas de esquiadores deslizanbdose y saltando a toda velocidad. El sintetizador resulta ideal para crear la sensación adecuada a una banda sonora de este tipo.

CRIME OF PASSION 5.43
RICK WAKEMAN'S CRIMINAL RECORD (1977)
El mismo año que "White Rock", Wakeman edita "Criminal Record" otro album conceptual, esta vez en torno al crimen y su castigo. Grabado en la época en que Wakeman se reintegra a "Yes" para grabar "Going for the One". Una vez mas al ser un álbum instrumental, los "temas argumentales" son mas bien un referente emotivo que una descripción detallado, claramente esta no es "musica de programa".
Partiendo de una hermosa melodía en piano, Wakeman se pasea por las diversas sonoridades que aportan diferentes instrummentos de teclado. El tema deriva a una melodía mas enérgica, interpretada con mayor distorsión y gana en velocidad, para luego volver paulatinamente al ambiente y la melodía original y terminar en la mayor calma.